TIME 100 PHOTOS

VISITEN EL SITIO !!!!!!!!!!!


The Most Influential Images of All Time


Though photography is a much younger medium than painting—the first photo is widely considered to date from 1826—the astonishing technological advances since then mean that there are now far more pictures taken every day than there are canvases in all the world’s galleries and museums. In 2016 alone, hundreds of billions of images were made.
We began this project with what seemed like a straightforward idea: assemble a list of the 100 most influential photographs ever taken. How do you narrow a pool that large? You start by calling in the experts. We reached out to curators, historians and photo editors around the world for suggestions. Their thoughtful nominations whittled the field, and then we asked TIME reporters and editors to see if those held up to scrutiny. That meant conducting thousands of interviews with the photographers, picture subjects, their friends and family members and others, anywhere the rabbit holes led. It was an exhaustive process that unearthed some incredible stories that we are proud to tell for the first time, in both written stories and original documentary videos.
There is no formula that makes a picture influential. Some images are on our list because they were the first of their kind, others because they shaped the way we think. And some made the cut because they directly changed the way we live. What all 100 share is that they are turning points in our human experience.
In the process of putting this list together, we noticed that one aspect of influence has largely remained constant throughout photography’s nearly two centuries. The photographer has to be there. The best photography is a form of bearing witness, a way of bringing a single vision to the larger world. That was as true for Alexander Gardner when he took his horse-pulled darkroom to the Battle of Antietam in 1862 as it was for David Guttenfelder when he was the first professional photographer to post directly to Instagram from inside North Korea in 2013. As James Nachtwey, who has dedicated his life to being there, put it some years ago, “You keep on going, keep on sending the pictures, because they can create an atmosphere where change is possible. I always hang on to that.”
—Ben Goldberger, Paul Moakley and Kira Pollack

El Mesías de Georg F. Händel


El Mesías

Oratorio de Georg Friedrich Händel (1685-1759), con texto en idioma en ingles, compilado de La Biblia por Charles Jennes (1700-1773) Estreno: The Music Hall, Dublín, Irlanda, Abril 13, 1742, Concierto sinfónico coral.

Programa:
James Burton, director musical

John Daly Goodwin, director huésped del coro
Lucía Salas, soprano
Lydia Rendónmezzosoprano
Enrique Guzmán*, tenor
Arturo López Castillo, bajo
Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes
*Beneficiario del EOBA/INBA-Fonca

Remedios Varo. Apuntes y anécdotas de una colección


Remedios Varo. Apuntes y anécdotas de una colección integra en el MAM las 39 obras de la artista que forman parte del acervo del recinto


  • Donada al MAM en 2002 por Walter Gruen y Anna Alexandra Varsoviano, la Colección Isabel Gruen Varsoviano. In Memoriam representa el acervo más completo de Remedios Varo en un museo

  • La exposición podrá ser visitada a partir del sábado 10 de septiembre al 05 de febrero del 2017.


La Secretaría de Cultura, por medio del Museo de Arte Moderno (MAM), presentará, a partir del sábado 10 de septiembre, la exposición Remedios Varo. Apuntes y anécdotas de una colección, con la cual el recinto dedica una sala al acervo que le fue donado en 2002 por Walter Gruen y Anna Alexandra Varsoviano en memoria de su hija Isabel Gruen Varsoviano.

Tras la exhibición más reciente de esta colección en el MAM en 2013, las obras viajaron al Centro Cultural Tijuana y posteriormente se presentaron en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Después de un periodo de descanso, las 39 piezas han vuelto al MAM bajo una lectura que reúne múltiples datos asociados a cada una de ellas. Este ejercicio ha tomado como herramienta principal al Catálogo razonado, editado por primera vez en 1994 por Era.


El proyecto de este valioso documento lo emprendieron Walter Gruen y Ricardo Ovalle. En él participaron especialistas cuyas colaboraciones aportan datos relevantes para reconstruir la crónica de este acervo. La muestra recopila e interpreta los pedazos de historia que aparecen en documentos, testimonios y múltiples estudios.

A manera de libro abierto, esta exposición se desenvuelve en tres núcleos temáticos: los estudios de las firmas, los datos curiosos y la historia del largo litigio mediante el cual fue posible trazar la genealogía de esta colección. Se reproducen comentarios de la pintora sobre piezas icónicas como Mujer saliendo del psicoanalista (1960), Mimetismo (1960) y La huida (1961), así como testimonios de terceros que ofrecen pormenores acerca de los orígenes de este fondo.

La muestra cierra con una cronología centrada más en los datos curiosos que en los grandes temas asociados a la obra de una de las más destacadas representantes del surrealismo en México.

Sobre la autora se conocen los datos generales: nació en Anglés, provincia de Gerona, España, en 1908; muy joven se casó con el pintor Gerardo Lizárraga; más tarde, ya separada de él, entró en contacto con el círculo surrealista de París gracias a su entonces pareja, el poeta Benjamin Péret, y llegó a México durante la Segunda Guerra Mundial.

Se sabe de su afición por la alquimia, la ciencia y el esoterismo; su gusto por la literatura y su interés en el psicoanálisis; su amistad entrañable con Leonora Carrington, y su repentina muerte a los 54 años de edad.

Al seguir la noción de intrahistoria –voz creada por Miguel de Unamuno–, con la cual propone asomarse a los hechos subhistóricos por encima de los grandes acontecimientos, Remedios Varo. Apuntes y anécdotas de una colección deja a un lado temas como el surrealismo, el exilio o el esoterismo, para dar cabida a la pequeña historia, con lo cual otorga un lugar preponderante a Walter Gruen, pareja de Remedios Varo desde 1952 y hasta el fallecimiento de la creadora.

La exposición está dedicada a la memoria de Anna Alexandra Varsoviano, fallecida recientemente, y quien donó junto con Walter Gruen al MAM la Colección Isabel Gruen Varsoviano. In Memoriam –que representa el acervo más completo de Remedios Varo en un museo– y consagró las últimas décadas de su vida a promover la obra de la artista y a resguardar un valioso archivo que ha sido fuente inagotable de investigación.

El Museo del Prado reflexiona sobre qué es el arte

Dicen que los ojos son el reflejo del alma. Los del chico de Huyendo de la crítica, de Pere Borrell demuestran su visión del arte de la época: sorpresa, ansiedad por salir del cuadro que le retiene. Sus brazos atesoran sus intenciones de romper con lo tradicional, de buscar nuevos estamentos para el arte que se mantuvo desde principios de la Edad Moderna hasta finales del siglo XIX. El Museo del Prado, a través de ésta y otro centenar de obras, intenta llevar al espectador al mundo de la metapintura, una forma de referirse a la pintura a través de la misma.
"Exposiciones como esta muestran tanto el vigor intelectual del museo como su versatilidad", apunta Miguel Falomir, director adjunto de conservación e investigación del Museo del Prado. Metapintura. Un viaje a la idea del arte, que estará desde este martes hasta febrero de 2017, aborda los problemas fundamentales de la teoría artística a través de relatos mitológicos, el carácter místico de las imágenes y su devoción religiosa. "La exposición propicia un cambio de lectura de una misma obra", dice Javier Portús, comisario, para quien la relación entre los espacios pictóricos y la realidad son la base para entender la forma en que los artistas se han representado a sí mismos a lo largo del tiempo.
Metapintura arranca, de esta forma, con la obra Cristo crucificado contemplado por un pintor, de Francisco de Zurbarán, que pone de manifiesto la estrecha relación entre arte y religión durante la Edad Moderna. Y finaliza con Rotonda del Museo del Prado, de Pedro Kuntz y Valentini, que ensalza la apertura de la pinacoteca en Madrid.

El visitante encontrará, así, lienzos en los que, por un momento, la pintura abandona su definición de 'ventana' al exterior, para convertirse en un 'espejo', en el que un artista se pueda mirar y ver a sí mismo. "Individualmente cada obra es un ejercicio de introspección, pero también a nivel colectivo al establecerse como un espejo en el que el museo se está mirando dentro de sí. Es un ejercicio de autorreflexión", explica Portús. Se reflejan las leyes de su actividad, la tradición, la historia o el sistema de las artes. Una forma de reivindicar el carácter liberal de los artistas de la época.
Distintas imágenes representan lugares vinculados con su propio arte. Algunas son invenciones, escenarios, pero también hay algunas que reproducen espacios reales, como la del Archiduque Leopoldo Guillemo en su Galería de pinturas en Bruselas, de David Teniers. "Toda la historia de la pintura podría ser entendida como metapintura", dice Jaime de los Santos, director general de promoción cultural, de la Comunidad de Madrid.

La muestra, que se inscribe en la serie de exposiciones que comenzó en 2010 con Rubens, incorpora entre sus piezas seleccionadas, la mayoría procedentes de colecciones reales, obras de Zurbarán, Bernini, Goya, El Greco o Murillo. 22 han sido prestadas por 18 museos y coleccionistas diferentes como la Fundación Casa de Alba, la National Gallery de Londres o el Museo de Bellas Artes de Sevilla, entre otros. Entre ellas, se encuentra Cristo crucificado, con un pintor, de Zurbarán; La Santa Faz, de El Greco; o, Las hilanderas, de Velázquez, una forma de aludir la idea de tradición y progreso artístico para situarse dentro de la misma.
Todos estos pintores presentes en colecciones permanentes de El Prado reflexionaron sobre el arte, el artista y su relación con la sociedad: desde los orígenes, en los que la pintura estaba prácticamente al servicio de la religión, hasta la definición del nuevo artista durante el siglo XVIII, cuando el "yo" invade la esfera del arte.
Además, aprovechando el IV Centenario del fallecimiento de Cervantes, la exposición rinde homenaje al autor, reservando un espacio al Quijote y poniéndolo en relación con Las meninas, de Velázquez, pues al igual que la obra del escritor es una novela sobre la novela, la del artista es una pintura sobre la pintura, en la que el autor no solo representa lo representado, sino que abordar cuestiones entre la figura del pintor y su creación. "No es un mano a mano", explica Miguel Zugaza, director del Museo del Prado. "Lo que se pretende es que a través de más de 100 obras se dé lugar a un viaje a través del arte".

Donald Trump...

     Es inevitable que los comentarios en el planeta se centren hoy día en el triunfo del candidato republicano (mas no republicano en sí mismo) Donald Trump para ocupar la Casa Blanca por los próximos cuatro años al menos. Éste, al ser un blog abierto a cualquier comentario no puede dejar de ser uno de esos foros. Es un foro de arte: sí efectivamente lo es y no por serlo debe quedar ajeno a los sucesos políticos de la época.

     El arte y el gobierno o las estructuras de poder han caminado de la mano por mucho tiempo, desde la Roma antigua en que las esculturas mostraban las cualidades no sólo físicas del emperador sino de gobierno. Los tributos anexos a las mismas ayudaban a los pueblos a admirar y a confiar en sus gobernantes. La pintura hizo lo propio en los siglos posteriores y los retratos de los reyes eran meticulosamente elaborados para reflejar en sus poses o expresiones las virtudes del monarca.

     Como muestra basta un botón: es célebre, y viene mucho a cuento como paralelismo de la actualidad política la pintura de Jacques-Louis David 

La coronación del emperador Napoleón y la coronación de la emperatriz Josefina
 el 2 de Diciembre de 1804 
(Museo del Louvre, París).



     ¿No nos recuerda esto al autoimpuesto candidato republicano que de sus propios recursos ha financiado su campaña con el único objetivo de ser el ganador?, ¿no se erigió como candidato aún en contra de su propio partido? ¿No se percibe, al menos hoy, como un Napoleón moderno que sólo tiene interés en ganar a toda costa?, dejemos estas preguntas para la reflexión y el posterior juicio de la historia.

     ¿Qué sucederá con el arte? El arte es expresión de la persona y esta elección moderna, quizás la más competida y contrastante en la historia de los Estados Unidos que ha atraído como nunca antes la atención mundial provocará una reacción en este medio de expresión humana, habrá que esperar para verlo y más para definirlo. Habrá que esperar para ver si las necesidades de expresión artística no son, al menos en un inicio, suplantadas por las necesidades básicas de la existencia (las bolsas del mundo se caen, las monedas se deprecian, los tambores de guerra se escuchan a lo lejos...). 

     El artista es artista pero tiene antes que comer. Esperemos que los mercados sean prudentes y verdaderamente analíticos separando los argumentos de una campaña de las verdaderas políticas públicas de gobierno, del gobierno más importante en la actualidad. Si esto no sucede.... "we are fired!"
Los fantasmas de la extinción del Arte.


     La noche de brujas, el día de muertos, las historias de terror fueron tema recurrente en los días pasados en que se celebran las fiestas que honran en México a nuestros antepasados y que en el mundo entero se han convertido en noches de celebración. La muerte está presente en el pensamiento del ser humano, es lo único de lo que no puede escapar y a pesar de los intentos de la ciencia y de la fantasía sigue vigente en su existir.

     Esta idea de la muerte trasciende las fronteras de la propia vida irrumpiendo en toda forma de su actividad, el arte y la cultura no han escapado de ello. Se habla de la obra de arte como algo que elude la muerte, lo que "inmortaliza" al artista y es quizás una motivación para muchos de ellos el poder lograrlo, a lo largo de la historia algunos lo han conseguida aunque paradójicamente lo hicieran posterior a su propia muerte.

     Ante el surgimiento de la fotografía en la segunda mitad del Siglo XIX y con su posterior desarrollo, se llegó a pensar que era el fin de la pintura, ¿cuál era la necesidad de representar la realidad a través de la pintura si eso se podría lograr de forma mecánica y con mucha mayor fidelidad?, el miedo a la muerte del arte pictórico comenzaba a amenazar en aquellos años. Sin embargo el resultad fue absolutamente otro, el cambio en los paradigmas pictóricos sucedía uno tras otro, la mimesis comienza a dar paso a otra serie de inquietudes en la pintura; surge el impresionismo buscando no la realidad objetiva sino la personal, comienza el arte a dar un giro que sería crucial. Cézanne, Renoir, Manet son algunos de sus principales representantes.

     Vassily Kandinsky (1866-1944) quizás daría el vuelco definitivo, buscando en el interior del artista los verdaderos fundamentos del arte, dice E.H. Gombrich: "al igual que muchos otros pintores amigos suyos, fue un místico que aborrecía los valores del progreso y la ciencia" (Historia del arte. E.H. Gombrich. Ed. Phaidon. p. 440). Lo representado en el lienzo ya no se parece a la realidad que se percibe con la vista. El arte abstracto reclama entonces su lugar en la historia. Le seguirían las  nuevas corrientes artísticas características del Siglo XX incluyendo las vanguardias.

     Pero en el fondo de todo esto, no muere el arte por la fotografía sino que encuentra nuevos caminos y continúa su proceso de evolución, sin embargo el miedo a la muerte perdura...

     "El fotógrafo brasileño Sebastiao Salgado (premio Príncipe de Asturias de las artes de 1998), uno de los fotógrafos más premiados y reconocidos del mundo ha dicho  que considera que la fotografía está en proceso de extinción y que a dicho arte le quedan 20 o 30 años de vida" según un artículo del periódico REFORMA (Edición digital , 2 de Noviembre del 2016). 

     Es de llamar la atención el paralelismo con lo sucedido ante el surgimiento de la cámara fotográfica. Para el fotógrafo "la imagen" ha sustituido a la fotografía, la imagen como lenguaje en el que no importa la calidad ni el arte -según Salgado-. La fotografía, ha quedado al alcance de todos con el avance de la tecnología que permite tener en un teléfono una calidad digital extraordinaria. El rechazo es evidente por parte del artista que ha visto en la fotografía su medio de expresión pero el arte cuando es arte no muere. La fotografía deberá, como ha sucedido con otras formas de expresión artística,  someterse al crisol de los cambios sociales, culturales y tecnológicos para resurgir con mayor pureza y vivacidad.

     Si es verdad el que la historia se repite, la fotografía superará las fantasmas de la extinción y vivirá su proceso de evolución creativa manteníendose en el pedestal de Arte.